Contenidos
¿Cómo y cuándo comenzó el Expresionismo Abstracto?
“El pasado es indestructible. Tarde o temprano las cosas vuelven.” José Luis Borges.
Todos conocemos la espiritualidad de las virtuosas obras de Kandinsky, Malevich o Mondrian. Obras de una extraña y subyugante belleza, que por aquel entonces tanto descolocaron a seres cuyo gusto se zambullía aún en los dogmas académicos. La primera abstracción fue un bélico combate para someter a las aún persistentes doctrinas del Clasicismo. Sin embargo, la metafórica lucha no había hecho más que empezar y los artistas se hallaban preparados para una segunda ronda.
Las obras de Af Klint se desenmascararon a principios del siglo XXI, la historiografía artística actualmente debate si podemos referirnos como la pionera de la Abstracción.
Mientras Europa sufría las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial, el arte en los Estados Unidos de Roosevelt difuminó su propia identidad. Un arte desprovisto de todo tipo de amarras, liberado por fin de las cadenas de una era pasada. El joven artista norteamericano soñaba con mostrarle al cosmos el lenguaje propio que esbozaba en el interior de sus colosales lienzos.
Precedentes del Expresionismo Abstracto
Fue la génesis de la nueva y fulgurante abstracción caracterizada por ese cambio de situación del arte y de los artistas en el seno de un núcleo cívico. No obstante, años atrás, artistas como el añorado Arshile Gorky, influenciado por las primeros –ismos baso su obra pictórica en una simbiosis entre la Abstracción y el Surrealismo, dando a luz a una prosa pictórica donde aunaba la reproducción mecánica y el concepto de obra única. Sus obras dieron paso a creaciones jamás atisbadas por los jueces norteamericanos, acostumbrados al Realismo Social de Edward Hopper -tan realista en tiempos de pandemia- o al virtuoso y elegante Fairfield Porter.
Primera representación del Expresionismo Abstracto: La pintura de Campo de Color.
La primera representación que tomó el Expresionismo Abstracto fue la pintura de Campo de Color. Un estilo individual donde el color se hallaba dispuesto por franjas y jamás quedaba delimitado. El color en su melancólica soledad es protagonista de cada pieza de arte.
Esta rama de la nueva abstracción combina colores de la forma más orgánica posible, transmitiendo un incalculable sentimiento de paz y armonía sobre el espectador. Trataron substancialmente de experimentar hasta el límite con las posibilidades del color: interacciones cromáticas, yuxtaposición de tonalidades entre otras innovaciones a manos de Rothko o Ellsworth Kelly que, hoy en día siguen descolocándonos.
Subjetividad artística tras la Segunda Guerra Mundial
En cambio, poco después, el nuevo lenguaje abstracto tomó la senda de la política, colocándose una nueva armadura y, dejando de lado al majestuoso y esquemático Color-Field. El impacto de la Segunda Guerra Mundial hizo concienciar a los artistas y decidieron mediante sus obras transportar el sentimiento subjetivo al lienzo.
Se trata de una revolución apoteósica y, al mismo tiempo una sutil continuidad. Bien que resulte incongruente, la clásica mímesis que tanto deseaban adquirir los artistas helenísticos se cotejará también en la obra abstracta. Nos hallamos ante la mímesis, esa apariencia de los sentimientos del creador; lo que estima, lo que observa, lo que le aterra, emociona o encoleriza, se plasma lírica y furiosamente en el interior de la superficie bidimensional.
El segundo paso de la nueva abstracción creará un universo en el interior de los lienzos, capaces de lograr que, el mismísimo público navegue en el turbulento intimismo de la psique del artista.
Pictóricamente hablando, somos testigos de una obra cuyos trazos podríamos fácilmente adjetivar de: gruesos, desenfadados, desquiciados y cargados de ímpetu. Trazos que dejan entrever el ingreso a un arte salvaje, un arte radical capaz de germinar en él espectador un acongojo indescifrable.
Pinturas en superficies de grandes dimensiones
El artista trabaja sobre las disparejas telas cuyas dimensiones eran descomunales, reutilizadas la mayor parte de las veces dejando entrever en su espectador que esa misma tela, alegoriza su desgastada mente, una mente entre manchas de café con un fondo sonoro donde se escuchan melodías entonadas por Frank Sinatra. Será una ruptura total con el género pictórico, puesto que la superficie de gran tamaño, antes, se hallaba exclusivamente reservada para el retrato.
La obra de Barnett Newman
El norteamericano Barnett Newman ya burló al academicismo presentando sobre una tela de más de cinco metros su sublime ‘Zip’. ‘Zip’. Es, sin lugar a duda, una de las obras que más me enamoran del Arte norteamericano por diversos motivos.
Newman consigue desafiar las leyes de la moralidad artística, presentando una línea de color (depende de la serie será roja, negra o azul) sobre un apoteósico fondo monocromático, trasfiriendo una atmósfera celestial. Estas austeras soluciones no son en el fondo más que un preludio al futuro Arte Minimalista, que surge tras la congelación del Expresionismo Abstracto.
Mujeres Artistas: el Neo Expresionismo Abstracto de Lee Krasner
En este trepidante juego de la oca que es la historia del arte, han ido cayendo en la casilla de la muerte una caterva de artistas, en especial mujeres artistas, como Lee Krasner (apodada como ‘la mujer de Pollock’, que lo fue, pero no debemos reducirla a ello) dominó, lamentablemente, en un segundo plano la esfera neo expresionista. La obra de Krasner es tan delicada como la alcohólica psique de su marido. La mujer del expresionismo abstracto comenzó su producción artística con collages al estilo Raushenberg, no obstante, su obra dio un giro de 180 grados cuando se decantó por los poéticos sollozos de la nueva abstracción americana.
La majestuosa maestra apodó la gran parte de sus obras como ‘paisajes’, dando a ese punto de inflexión que supuso este movimiento, los primeros destellos de demencia. ¿Cómo es posible ejecutar un paisaje sin asemejarnos a las pinceladas impresionistas, que ya marcaron un radical cambio de paradigma en su día? Por este mismo motivo, quizá pasemos de hablar de un paisaje al estilo naturalista de Renoir con su ‘Grenouillère’ a dialogar sobre un paisaje que roce el inconsciente y las pesadillas del ser humano.
Una obra sobre lo efímero, sobre los desquicios y los instantes de fugacidad que duran un suspiro y, sin embargo, se nos quedan grabados con el estridente óleo en la mente. Lienzos realizados por el disparejo y genuino Jackson Pollock. Obras irrepetibles que, no solo llamaron la atención por ese carácter dinámico, pues supusieron un fastuoso retrato generacional o espíritu de la época. No deseo abarcar exhaustivamente las creaciones de Pollock, pues reputo que hasta aquel ser humano cuyo interés por la Historia del arte se halle bajo cero, cristaliza vagamente los drippings (salpicaduras) que confeccionaba desordenadamente entre botellas de coñac y cajas de Marlboro Gold.
El padre del action-painting o tachismo no supuso una fuente de inspiración para todos los artistas que se sumaron a la causa de transferir al arte de un carácter espontáneo, donde los cuadros debían ejecutarse con la misma rapidez que la aceleración de un automóvil de carreras (que ya mencionaban los futuristas medio siglo atrás). Ciertos artistas como el rememorado Robert Motherwell o el tachista francés Pierre Soulages dotaron sus obras de un sutilismo que podrían asemejarse a las pinceladas de los haikús japoneses.
Frank Kline: entre el Minimalismo y el Expresionismo
En cambio, para culminar esta reflexión, veo conveniente, con el objetivo de acercarme más al lector, apuntar ciertos rasgos de Franz Kline, el norteamericano que tantos corazones conquistó, entre ellos el mío, con sus formas blancas. Considerado un artista entre el Minimalismo de Donald Judd y el Expresionismo de sus contemporáneos.
En sus virtuosas obras, jugará con la soledad de la línea negra sumergida en el poltergeist blanco. Kline, es considerado el artista que, con más elegancia pudo mimetizar el canon estético que se planteo con la nueva abstracción. Obras de una sabiduría tan enigmática e indescriptible, como la escena del filme que tanto nos marcó o el psicodélico eco de un trozo de una pieza de Impala. Supongo que será una tarea difícil rebuscar una reflexión en el arreglo atmosférico de Kline, una energía de pura alegría entre lo tangible y lo inexplorable.
Franz Kline, ‘Formas blancas’, 1955.
La tercera pseudo ola de la abstracción: el graffiti
Citar a Borges en el inicio no es por pura casualidad, el pasado viene para quedarse metamorfoseando el sentido de la abstracción. Nuestro futuro es pensar en el pasado, el pasado es nuestro futuro.
No obstante, la tercera pseudo ola de la abstracción llegó junto a la segunda del Pop Art norteamericano a manos de artistas como Jean-Michel Basquiat y sus graffitis con carga poética, satírica y filosófica, poniendo en relieve sus raíces afroamericanas. Las amenazantes creaciones de Basquiat no navegaran en solitario.
El nuevo Expresionismo Abstracto paseará de la mano con el cándido y feliz graffiti de Keith Haring (también con una refinada carga política) que se acerca, por su gama cromática (y solo por ello) al arte pop al puro estilo de Hockney. Ya no se habla de un movimiento aislado, el mundo del arte es un cosmos donde los desemejantes átomos bailan y mueren de la mano.
Ensayo de: Sergio Sanchis Pérez.